mercoledì 30 gennaio 2013

Don Giovanni al Teatro della Fortuna di Fano








Fano – Teatro della Fortuna


 DON GIOVANNI di W. A. Mozart

(recita del 20 gennaio 2013)

 La tinta mozartiana resta dietro le quinte

  Analisi di Giosetta Guerra


Oggigiorno il teatro d’opera è diventato più una sala d’esposizione per registi e scenografi che un luogo dove ascoltare buona musica e bravi cantanti.

Nella nuova produzione del Don Giovanni di Mozart, che ha aperto la stagione lirica al Teatro della Fortuna di Fano, l’aspetto visivo è prevalso su quello uditivo. E stiamo parlando di Mozart che si potrebbe ascoltare ad occhi chiusi, stiamo parlando di Don Giovanni che ha già la descrizione di tutto nelle note, quindi gli elementi di base, irrinunciabili, sono un cast adeguato ed esperto del canto mozartiano e un direttore che porti l’orchestra a realizzare la tinta mozartiana, poi ben venga anche il bell’allestimento per fare spettacolo. 
  

Al Teatro della Fortuna di Fano il lavoro accurato di regia, scenografia e luci ha prodotto uno         spettacolo bello da vedere. Il regista Francesco Esposito (il cui nome non è scritto sulla             locandina del libretto di sala) si è affidato alla    simbologia, lasciando intuire a chi già li            conosceva ambienti e luoghi, che potevano però essere poco chiari per i neofiti.                      

Buona la scelta dei simboli: lo specchio mal     riflettente per la vanità e per il compiacimento di sé (sentimenti che non danno la giusta        immagine della vita), la rosa per l’amore e l'insidia perché ha anche le spine (Don Giovanni la dona a tutti, ma poi la sfoglia e fa cadere i petali addosso alle persone), la maschera per     nascondere se stessi ma anche per superare le proprie insicurezze (tutti indossano una           maschera di varie fogge e dimensioni), il            palcoscenico in pendenza per la precarietà degli  equilibri. Questa sorta di medaglione a specchio con l’effige del protagonista è sempre presente in scena, appoggiato o sospeso, e risolve in modo molto       originale la fine di Don Giovanni, piegandosi a mo’ di coperchio sopra la botola in cui il dissoluto è sprofondato tra il fumo che invade la sala.
                                  
 







Azzeccatissima l’apparizione della statua ossidata dal tempo che, accompagnata da una processione di  uccelli rapaci, arriva a cena sbucando dalla botola e tirando su verso l’alto  la tovaglia bianca che fa da basamento.                                  
Inquietanti le maschere beccute che   restano dietro anche nel canto           liberatorio dei sopravvissuti (Don       Giovanni non è morto se non             materialmente), distribuiti sulla         passerella davanti ad una sala          affumicata. Poi tutti in palcoscenico   per gli applausi, anche gli orchestrali, tutti senza maschera, avvolti da una  luce dorata, mentre dall’alto scende   una rosa d’oro.                                

Il palcoscenico si amplia su una passerella intorno all’orchestra per le            esibizioni solistiche, la platea viene usata anche per l’ingresso di Don            Giovanni e delle maschere, i palchetti di barcaccia sono adibiti a balconi.                                                                                                                     

Le scene sono di grande effetto, grazie alle luci, al variegato posizionamento di lampioni a forma di maschera, alla presenza inquietante di figuranti con    maschera bianca dal naso adunco, che al momento della morte del Don       apparivano come avvoltoi, all’esternazione dei pruriti delle donne, che        mostrano spesso le loro grazie e ci stanno un po’ con tutti, c’è anche una      sveltina tra Don Giovanni e Zerlina durante la festa in maschera; un lavoro      accurato frutto di una riflessione artistico/filosofica del regista, tuttavia la    scena fissa, anche se variata nei particolari, e troppe cose e presenze da      seguire e da capire, hanno impegnato eccessivamente le nostre meningi,      distogliendole dalla parte musicale.                                                           
Per alcune scelte comunque ci siamo posti degli interrogativi.                       
Perché la stanza di Donna Anna è in piena luce se lo “stupro” avviene al buio,  tanto che lei confonde Don Giovanni con Don Ottavio? Perché non usare il       grande medaglione per la visualizzazione della “marmorea testa che fa così    così” nella scena del cimitero? (Il colloquio col profilo del commendatore su    una piccola cornice rotonda è poco credibile e quasi incomprensibile, bella     invece l’idea di far accettare l’invito con una mano che sbuca dal basso         porgendo una rosa).                                        

Perché vestire di bianco tutte e tre le donne       (Donna Anna indossa anche un abito nero) se     sono di tipologie diverse? Perché la scena di       seduzione Don Giovanni/Zerlina che dovevano    essere soli (Là ci darem la mano) si svolge tra    dame e cavalieri? Perché per lo scambio di        identità Don Giovanni e Leporello indossano lo    stesso mantello? Perché ridurre la cena del Don a un mordi e fuggi su uno scalino della pedana       sulla quale danzano dei personaggi in nero?       

I costumi sono bianchi e uguali per le tre donne,  Anna poi lo cambia con un sontuoso abito nero,   rosso bordò e poi rosso vivo per Don Giovanni,    nero per Leporello e Ottavio, neri o beige per le   masse, mantelli bordò cangiante per le            maschere, cosce all’aria e mutandoni per le        donne, dorso nudo per i figuranti. C’era di tutto e di più.                                                            

Regia e costumi di Francesco Esposito, scene di Mauro Tinti, sculture di Franco Armieri, luci di Fabio Rossi, coreografie di Domenico Iannone.

Sul piano musicale e su quello vocale la tinta mozartiana è risultata piuttosto carente. L’atmosfera intrigante e inquietante non si è sentita subito in           orchestra che ha iniziato con una certa flemma: sbrigativa l’Ouverture (che     riassume l’ambiguità della partitura mozartiana) e piuttosto noiosa la prima   parte fino all’ingresso delle maschere, momento in cui l’orchestra ha              cominciato a carburare, entrando un po’ più nel linguaggio mozartiano. Forse   sarebbe stato il caso di dedicare più tempo alle prove musicali dell’Orchestra   Sinfonica G. Rossini diretta da Roberto Parmeggiani, risparmiando magari    sull’aspetto esteriore, che qui comincia dal foyer; bello certamente, ma se i    soldi sono pochi si dovrebbero privilegiare la musica e il canto.                    

I cantanti, giovani e ben preparati, hanno eseguito con cura il loro compito più o meno sostenuti dalle loro peculiarità vocali.                                             

Il più navigato era il basso marchigiano Andrea      Concetti nel ruolo protagonista di Don Giovanni.    Pur non essendo in perfetto stato di salute, ha      mantenuto lo smalto vocale e la verve scenica che   conosciamo, voce ben timbrata, di notevole            spessore, emissione morbida, padronanza del         palcoscenico. Il fraseggio era un po’                     approssimativo, nonostante il buon peso vocale,     nell’aria “Fin ch’han del vino”, disturbata dal rumore delle coppie che ballavano e si rotolavano dietro.   

                     

Giovanni Guagliardo  (Leporello) ha esibito un bel timbro di baritono, tecnicamente canta bene anche se la zona acuta è un po’ rozza, nell’aria del          catalogo, durante la quale scendevano dall’alto      medaglioni con profili di donna, sostiene i suoni e   si destreggia bene nel canto sillabato, ma non dà   giocosità all’accento, che è invece un po’ sguaiato,  il fraseggio è superficiale.                                   

Il basso poco profondo Christian Faravelli non è adatto per il ruolo del           Commendatore.                                                                                      

Di grande presa il terzetto iniziale Giovanni Leporello Commendatore, un po’   meno quello del cimitero.                                                                         

 
Il mezzosoprano Agata Bienkowska  non ha il temperamento di Donna      Elvira, è debole, a volte noiosa e       pigolante e cerca di tenersi su con la  fiaschetta del whisky (scelta             registica),  è flemmatica nell’aria “Mi   tradì quell’alma ingrata”, la voce esce  a tratti pompata, con suoni corti         fastidiosi e un canto monocorde,        eppure ha un buon corpo vocale, ma    gonfia i suoni nella zona grave.        

Pablo Karaman (Don Ottavio) è un tenore          flebile, tecnicamente ha cantato bene “Dalla sua  pace” toccando adeguatamente tutti i registri,      usando la messa di voce e la mezza voce, e “Il    mio tesoro intanto” (anche se con vocalizzi         precari), ma manca proprio della materia prima,  non ha corpo vocale.                                       

Il duetto iniziale con Donna Anna (che emette solo qualche strilletto) è molto fiacco.                 Laura Giordano (Donna Anna) ha un bel timbro   sopranile, il suono è pulito e gradevole nelle        smorzature, ma non nelle puntature acute. Ha      cantato molto bene la richiesta di vendetta, con   l’espressività e le dinamiche necessarie,             purtroppo la voce è troppo acuminata. Ha           eseguito con cura il soavissimo rondò “Non mi     dir, bell’idol mio” con lunghi filati, ma la voce è   poco duttile anche se luminosa ed acuta.          

La voce del soprano Carolina Lippo     
(Zerlina) è generalmente stridula, ma  nella scena di seduzione/perdono con  Masetto (Batti batti bel Masetto) è     più aggraziata, ben modulata (c’è      anche un bel filato) ed è sostenuta     dalla complicità dell’orchestra.          

La Giordano e la Lippo (Anna e          Zerlina) sono vocalmente simili, la    voce è leggera e puntuta e manca di  morbidezza.                                   

Giacomo Medici è un Masetto moscio e con poca voce.                             

Buono il Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini diretto da Lorenzo Bizzarri.

 


  

Foto Amati Bacciardi.









Nessun commento:

Posta un commento